Индийская живопись - Indian painting

Индийская живопись
По часовой стрелке сверху слева: Радха (1650), Фреска Аджанты (450), Индуистская иконография (1710), Шакунтала (1870).

Индийская живопись имеет очень давние традиции и историю в Индийское искусство, хотя из-за климатических условий сохранилось очень мало ранних экземпляров.[1] Самые ранние индийские картины были наскальными рисунками доисторический раз, например, петроглифы найдено в таких местах, как Укрытия в скалах Бхимбетка. Некоторые из каменного века наскальные рисунки найденные среди скальных убежищ Бхимбетки, возрастом примерно 10 000 лет.

Древняя Индия Индуистский и Буддист в литературе много упоминаний о дворцах и других зданиях, украшенных картинами,[2] но картины Пещеры Аджанты являются наиболее значительными из немногих, которые выжили. Роспись в рукописях в меньшем масштабе, вероятно, также практиковалась в этот период, хотя самые ранние сохранившиеся остатки относятся к средневековому периоду.[1] Новый стиль был представлен с Могольская живопись, представляющий собой слияние Персидская миниатюра с более ранними индийскими традициями, а с 17 века его стиль распространился по индийским княжеским дворам всех религий, каждая из которых развивает свой местный стиль. Картины компании были сделаны для британских клиентов под Британский raj, который с 19 века также представил художественные школы по западным линиям. Это привело к современной индийской живописи, которая все чаще возвращается к своим индийским корням.

Выступление Patua Sangeet в исполнении а Патуа, с Паттачитра прокрутите, чтобы проиллюстрировать, Калькутта

Индийские картины можно в целом разделить на фрески, миниатюры и картины на ткани. Фрески - это большие работы, выполненные на стенах массивных конструкций, как в Пещеры Аджанты и храм Кайлашнатх. Миниатюрные картины выполняются в очень маленьком масштабе для книг или альбомов на скоропортящемся материале, таком как бумага и ткань. Следы фресок, в фреска -подобные техники, выживают на ряде сайтов с Индийская скальная архитектура, насчитывающий как минимум 2000 лет, но I и V века остаются на Пещеры Аджанты являются наиболее значительными.[3]

Картины на ткани часто создавались в более популярном контексте, часто как народное искусство, используемый, например, путешествующими чтецами эпической поэзии, такими как Бхопас из Раджастхан и Читракати в другом месте, и покупается как сувениры паломников. Очень немногие из пережитков старше 200 лет, но очевидно, что традиции намного старше. Некоторые региональные традиции все еще создают произведения.[4]

Обзор основных жанров

Кажется очевидным, что миниатюрная живопись, часто иллюстрирующая рукописи, имеет очень долгую историю,[5] но Джайн миниатюры примерно XII века, в основном из Западной Индии, и немного более ранние буддийские из Империя Пала на востоке - самые старые из выживших.[6] Подобные индуистские иллюстрации сохранились примерно с 15 века на западе и с 16 века в Восточной Индии.[7] к тому времени миниатюра Моголов под Акбар также иногда иллюстрировал переводы на персидский язык индуистских эпосов и других сюжетов.[8]

Великий период придворной живописи Великих Моголов начинается с возвращением Хумаюн из ссылки в Персии 1555 г., привезя с собой персидских художников. Он заканчивается во время правления Аурангзеб которые скорее не одобряли живопись по религиозным причинам и распустили большую имперскую мастерскую, возможно, к 1670 году. Художники расселились по меньшим княжеским дворам, как мусульманским, так и индуистским, и стиль «пост-Моголов» развивался во многих местных вариантах.[9] Сюда входили различные школы живописи Раджастана, такие как Бунди, Кишангарх, Джайпур, Марвар и Мевар. Картины Рагамалы также принадлежат этой школе, как и более поздние Живопись компании производился для британских клиентов с середины 18 века.

В современном индийском искусстве в 1930-х годах возникла бенгальская художественная школа, за которой последовали многие формы экспериментов в европейском и индийском стилях. После обретения Индией независимости многие новые жанры искусства были разработаны такими известными художниками, как Джамини Рой, М. Ф. Хусейн, Фрэнсис Ньютон Соуза, и Васудео С. Гайтонде. С развитием экономики формы и стили искусства также претерпели множество изменений. В 1990-х годах индийская экономика была либерализована и интегрирована в мировую экономику, что привело к свободному потоку культурной информации внутри и снаружи. Художники включают Субодх Гупта, Атул Додия, Деваджьоти Рэй, Босе Кришнамачари и Джитиш Каллат чьи работы выставлялись на аукционах на международных рынках. Бхарти Даял решил справиться с традиционными Живопись митхилы самым современным способом и созданным в ее собственном стиле упражнениями собственного воображения, они кажутся свежими и необычными.

История индийской живописи

Доисторическое наскальное искусство

Доисторические рисунки обычно выполнялись на скалах, и эти наскальные рисунки назывались петроглифы. Эти картины обычно изображают животных, таких как бизоны, пиво, тигры и т. Д.[10] Самые старые индийские картины - это наскальные изображения в пещерах, которым около 30 000 лет, например, Наскальные рисунки Бхимбетка.[11]

Фрески

Настенная живопись, изображающая сцену из Махаджанака Джатака, Пещера 1, Аджанта

В история индийских фресок начинается в древности и раннем средневековье, со 2 века до нашей эры до 8-10 веков нашей эры. В Индии известно более 20 мест с фресками того периода, в основном это естественные пещеры и высеченные в скалах камеры. Высшие достижения этого времени - пещеры Аджанта, Баг, Ситтанавасал, Пещера Армамалай (Тамил Наду), Скальное убежище Раван Чхая, Храм Кайласанатха в Пещеры Эллора.

Фрески этого периода изображают в основном религиозные темы буддийской, джайнской и индуистской религий. Однако есть также места, где были написаны картины для украшения мирских помещений, например, древний театральный зал в пещере Джогимара и, возможно, королевский охотничий домик около 7 века нашей эры - скальное убежище Раван Чхая.

Фреска королевского двора в Аджанте

Образец крупномасштабной настенной живописи, который доминировал в этой сцене, стал свидетелем появления миниатюрных картин в XI и XII веках. Этот новый стиль впервые проявился в виде иллюстраций, выгравированных на рукописях на пальмовых листах. В содержание этих рукописей входила литература по буддизму и джайнизму. В восточной Индии основными центрами художественной и интеллектуальной деятельности буддийской религии были Наланда, Одантапури, Викрамшила и Сомарпура, расположенные в королевстве Пала (Бенгалия и Бихар).

Миниатюры до Великих Моголов

Ранние пережитки переносных индийских картин представляют собой миниатюры текстов (подавляющее большинство) или нарисованных предметов, таких как коробки. Несмотря на значительные свидетельства того, что более крупные картины на ткани (известные как пата) существовали и действительно сохранились тексты, обсуждающие, как их создавать, ни одна средневековая индийская картина на ткани не сохранилась, если только некоторые буддийские картины не были приняты за тибетские,[12] или из Средней Азии. Некоторые изображения, восстановленные сэром Аурел Штайн показать индуистских божеств (большинство из них буддийские).[1]

Восточная Индия

В восточной Индии миниатюрная живопись сохранилась с 10 века. Эти миниатюры, изображающие буддийских божеств и сцены из жизни Будды, были нарисованы на листьях (примерно 2,25 на 3 дюйма) рукописей на пальмовых листьях, а также на их деревянных обложках. Наиболее распространенные буддийские иллюстрированные рукописи включают тексты Астасахасрика Праджняпарамита,[13] Панчаракша, Карандавюха и Калачакра-тантра. Самые ранние сохранившиеся миниатюры находятся в рукописи Астасахасрика Праджняпарамита датируется шестым годом правления Махипала (ок. 993), в настоящее время владение Азиатское общество, Калькутта. Этот стиль исчез из Индии в конце 12 века.

Влияние картин восточной Индии можно увидеть в различных буддийских храмах в Баган, Мьянма особенно Храм Абейядана который был назван в честь королевы-супруги Мьянмы, Abeyadana у которой были индийские корни и Храм Губяукгьи.[14] Влияние восточно-индийской живописи также можно отчетливо наблюдать в Тибетская тханка картины.[15]

Западная Индия

Сохранились иллюстрированные рукописи из Западной Индии, в основном Гуджарат, начинаются примерно с 11 века, но в основном с 13 века. Первоначально сохранившиеся примеры Джайн. К 15 веку они становились все более щедрыми, с большим использованием золота.[16]

Наиболее часто иллюстрированным текстом рукописи является Кальпа Сутра, содержащую биографии Тиртханкары, особенно Паршванатха и Махавира. Иллюстрации представляют собой квадратные панели, расположенные в тексте, с «жестким рисунком» и «блестящим, даже подобным драгоценному камню цветом». Фигуры всегда видны в трех четвертях обзора с характерными «длинными заостренными носами и выпученными глазами». Существует соглашение, согласно которому более удаленная сторона лица выступает вперед, так что видны оба глаза.[17]

Шаданга индийской живописи

Древние тексты определили шесть важных аспектов живописи. Эти «Шесть конечностей» были переведены следующим образом:[18]

  1. Рупабхеда Знание внешнего вида.
  2. Праманам Правильное восприятие, мера и структура.
  3. Бхава Действие чувств на формы.
  4. Лаванья Йоджанам Настой изящества, художественного оформления.
  5. Садрисьям Подобие.
  6. Варникабханга Художественная манера использования кисти и красок. (Тагор.)

Последующее развитие живописи буддистами указывает на то, что эти «Шесть конечностей» применялись на практике индийскими художниками и являются основными принципами, на которых основывалось их искусство.

Ранний современный период (1526–1857 гг. Н. Э.)

Джахангир Принимает принца Хуррам в Аджмер по его возвращению из Мевар Кампания, Balchand, c. 1635

Могольская живопись

Могольская живопись это стиль индийской живописи, обычно ограничивающийся иллюстрациями к книге и выполненный в миниатюрах, который возник, развился и сформировался в период Империя Великих Моголов между 16 и 19 веками.[19] Стиль Великих Моголов находился под сильным влиянием Персидские миниатюры, и, в свою очередь, повлиял на несколько индийских стилей, включая Раджпут, Пахари и Декан стили живописи.

Картины Великих Моголов представляли собой уникальное сочетание индийского, персидского и исламского стилей. Поскольку короли Великих Моголов хотели наглядно запечатлеть свои действия в качестве охотников и завоевателей, их художники сопровождали их в военных экспедициях или государственных миссиях, или записывали их доблесть как убийцы животных, или изображали их в великих династических церемониях бракосочетания.[20]

Фолио из Хамзанама

Правление Акбара (1556–1605) открыло новую эру в индийской миниатюрной живописи.[21] После того, как он укрепил свою политическую власть, он построил новую столицу в Фатехпур-Сикри, где собрал художников из Индии и Персии. Он был первым монархом, который основал в Индии ателье под руководством двух персидских мастеров-художников, Мир Сайеда Али и Абдус Самад. Раньше они оба служили под покровительством Хумаюна в Кабуле и сопровождали его в Индию, когда он вновь занял свой трон в 1555 году. На работу было нанято более сотни художников, большинство из которых были из Гуджарата, Гвалиора и Кашмира, от которых родились в новую школу живописи, широко известную как Школа миниатюрных картин Моголов.

Одним из первых произведений этой школы миниатюрной живописи был Хамзанама серия, которая, по словам придворного историка Бадаюни, началась в 1567 году и завершилась в 1582 году. Хамзанама, рассказы Амира Хамзы, дяди Пророка, были проиллюстрированы Мир Сайид Али. Картины Хамзанамы большого размера, 20 x 27 дюймов, написаны на ткани. Они выполнены в стиле персидского сафави. Преобладают ярко-красный, синий и зеленый цвета; розовые, размытые скалы и растительность, плоскости и цветущая слива. персиковые деревья напоминают Персию, однако индийские тона появляются в более поздних работах, когда работали индийские художники.

После него, Джахангир поощрял художников рисовать портреты и сцены с дурбарами.[22][21] Его самыми талантливыми портретистами были Устад Мансур, Абул Хасан и Бишандас.

Шах Джахан (1627–1658) продолжил шефство над живописью.[22] Некоторыми из известных художников того периода были Мохаммад Факирулла Хан, Мир Хашим, Мухаммад Надир, Бичитр, Читарман, Анупчхатар, Манохар и Хонхар.[23][21]

Аурангзеб не любил изящные искусства, вероятно, из-за его исламского консерватизма.[22] Из-за отсутствия патронажа художники мигрировали в Деканский и индуистский суды. Раджпутана, сильно влияя на стили в этих центрах.

Деканская живопись

Деканская роспись производилась в Декан регион Центральная Индия, в различных мусульманских столицах Деканские султанаты возникший в результате распада Султанат Бахмани к 1520 году. Биджапур, Голконда, Ахмаднагар, Бидар, и Берар. Основной период был между концом 16 и серединой 17 века.[25][26] с чем-то вроде возрождения в середине 18 века, к тому времени сосредоточившись на Хайдарабад.

По сравнению с ранней живописью Великих Моголов, развивающейся в то же время на севере,[27] Живопись Декана превосходит «яркость цвета, изысканность и артистизм композиции и общую атмосферу декадентской роскоши».[28] Другие отличия включают рисование лиц, не очень искусно смоделированных, в трехчетвертном виде, а не в основном в профиль в стиле Великих Моголов, и «высоких женщин с маленькими головами» в сари. Есть много королевских портретов, хотя они не имеют точного сходства с их эквивалентами Моголов. Здания изображаются как «полностью плоские панели, похожие на экран».[29]

Картины Рагамала, наборы, иллюстрирующие (вызывая их настроение) различные рага музыкальные формы, по-видимому, были нововведением Декана. Помимо обычных портретов и иллюстраций к литературным произведениям, иногда встречаются иллюстрированные хроники, например Тузук-и-Асафия. Специальность Декана (также иногда встречается в других СМИ, например слоновая кость )[30] «составное животное» - большое животное, состоящее из множества меньших изображений других животных.

Живопись раджпутов

Несколько различных стилей живописи раджпутов развились с конца 16 века в индуистских королевских дворах Раджпутана.[31][32] Каждое королевство раджпутов развивало свой стиль, но с некоторыми общими чертами. Картины раджпутов изображают ряд тем, событий эпоса, таких как Рамаяна и Махабхарата, Жизнь Кришны, красивые пейзажи и люди. Многие миниатюры были отдельными частями альбомов, но есть и иллюстрированные книги, и в то же время были фрески на стенах дворцов, фортов и т. Д. Хавелис. Особенно это касается Шехавати регион, где Марвари бизнесмены, в основном работающие в крупных городах, соревновались за ярко окрашенные фасады домов, которые они содержали в своем районе.

Живопись раджпутов состоит из четырех основных групп:

  1. В Мевар школа, которая содержит Чаванд, Натхдвара, Девгарх, Удайпур и Савар стили живописи
  2. В Марвар школа, включающая Кишангарх, Биканерский стиль росписи из Биканер, Джодхпур, Нагаур, пали и Ганерао стили
  3. В Хадоти школа с Кота, Bundi и Джалавар стили и
  4. Дхундарская школа Янтарь, Джайпур, Картина Шехавати и Uniara стили живописи.

Пахари живопись является самым северным продолжением стиля раджпут, но обычно рассматривается отдельно.

Пахари живопись

Кришна и Радха в павильоне, 18 век, стиль Пахари.

В Пахари стиль развивался и процветал в 17-19 веках, начиная с Джамму к Альмора и Гарвал, в суб-Гималайский Индия, через Химачал-Прадеш.[33] Картины Пахари можно разделить на две группы: школа Джамму или Догра; школа Башоли и Кангра.[34] Каждый из них создавал резкие вариации в рамках жанра, от смелых интенсивных Basohli Живопись, происходящих от Basohli в Джамму и Кашмир, к тонкому и лиричному Картины Кангра, который стал синонимом стиля до того, как появились другие школы живописи.[33][32]

Малва и джаунпур

Новую тенденцию в рукописной иллюстрации задала рукопись Ниматнама написан в Манду во время правления Насир-шаха (1500–1510). Это представляет собой синтез местного и покровительственного персидского стиля, хотя именно последний преобладал в рукописях манду.[нужна цитата ] Был еще один стиль живописи, известный как Лоди Хуладар, который процветал во владениях султаната в Северной Индии, простираясь от Дели до Джаунпура.[нужна цитата ]

Майсурская живопись

Живопись Майсура - важная форма классической Южноиндийский живопись, зародившаяся в г. Майсур в Карнатаке. Эти картины известны своей элегантностью, приглушенными цветами и вниманием к деталям. Темы большинства этих картин Индуистский Боги и богини и сцены из Индуистская мифология. В наше время эти картины стали очень популярным сувениром на праздниках в Южной Индии.

Процесс создания майсурской картины включает в себя много этапов. На первом этапе делается предварительный набросок изображения на основе. Основа состоит из патронной бумаги, наклеенной на деревянную основу. Паста из оксид цинка и гуммиарабик изготавливается так называемая «гипсовая паста». Тонкой кистью закрашиваются все украшения и детали трона или арки, имеющие некоторый рельеф, для придания эффекта резьбы чуть приподнятым. Этому дают высохнуть. На это наклеена тонкая золотая фольга. Остальная часть рисунка раскрашивается акварелью. Используются только приглушенные цвета.

Живопись Танджора

Картина в стиле Танджор с изображением десяти Сикхские гуру с Бхай Бала и Бхаи Мардана.

Живопись Танджора - важная форма классической Южноиндийский живопись родом из города Танджор в Тамил Наду. Этот вид искусства восходит к началу 9 века, когда доминировали Чола правители, поощрявшие искусство и литературу. Эти картины известны своей элегантностью, насыщенными цветами и вниманием к деталям. Темы большинства этих картин Индуистский Боги и богини и сцены из Индуистская мифология. В наше время эти картины стали очень популярным сувениром на праздниках в Южной Индии.

Процесс создания картины Танджора включает в себя много этапов. На первом этапе делается предварительный набросок изображения на основе. Основа состоит из ткани, наклеенной на деревянную основу. Затем порошок мела или оксид цинка смешивается с водорастворимыми клей и нанести на основу. Чтобы база была более гладкой, абразивный иногда используется. После нанесения рисунка украшение и одежда на изображении украшаются полудрагоценными камнями. Также для украшения украшения использованы шнурки или нитки. Сверху наклеивается золотая фольга. Ну наконец то, красители используются для окраски фигур на картинах.

Паттачитра

Паттачитра относится к классической живописи Одиша и Западная Бенгалия, в восточном регионе Индии. 'Патта' в санскрит означает «Вастра» или «одежда», а «читра» означает картины.

Мединипур Патачитра
Патачитра села Ная
Мединипур Патачитра
Патачитра села Ная
Мединипур Патачитра
Богиня Дурга и ее семья в Мединпур-Патачитре
Калигхат Патачитра
Манаса в Калигхат Патачитре
Бенгальская патачитра

Бенгальская патачитра относится к живописи Западная Бенгалия. Это традиционное и мифологическое наследие Западная Бенгалия. Бенгальская патачитра делится на несколько разных аспектов, таких как Дурга Пэт, Чалчитра, Племенная патачитра, Мединипур Патачитра, Калигхат Патачитра и Т. Д.[35] Тематика бенгальской патачитры в основном состоит из мифологических, религиозных историй, фольклора и общества. Калигхат-патачитра, последняя традиция бенгальской патачитры, разработана Джамини Рой. Художника из Бенгалии Патачитры зовут Патуа.[36]

Гита Говинда изображен в Паттачитре

Традиция Ориша Паттачитры тесно связана с поклонением Господу. Джаганнатха. Помимо отрывочных свидетельств росписей пещер Khandagiri и Удаягири и фрески Ситабхинджи шестого века нашей эры, самые ранние картины коренных народов Одиши - это Паттачитра, выполненная Читракарами (художников зовут Читракарами).[37] Тема живописи ории сосредоточена вокруг Вайшнав секта С момента зарождения культуры Паттачитры Господь Джаганнатх, который был воплощением Господа Кришны, был главным источником вдохновения. Тематика Патта Читра в основном состоит из мифологических, религиозных историй и фольклора. Темы в основном посвящены Господу Джаганнатхе и Радха -Кришна, разные «Весас» г. Джаганнатха, Балабхадра и Субхадра, храмовая деятельность, десять воплощения из Вишну на основе 'Гита Говинда ' из Джаядев Кама Куджара Наба Гунджара, Рамаяна, Махабхарата. Также расписываются отдельные картины богов и богинь. Художники используют растительные и минеральные цвета, не прибегая к заводским цветам плакатов. Они готовят свои собственные цвета. Белый цвет сделан из раковина - скорлупы путем измельчения, кипячения и фильтрации в очень опасном процессе. Это требует большого терпения. Но этот процесс придает блеск и превосходство оттенок. «Hingula», минеральный цвет, используется для красного цвета. «Харитала», король каменных ингредиентов для желтого, «Рамараджа», своего рода индиго для синего. Чистый лампа-черный или черный, приготовленный путем сжигания скорлупы кокосовых орехов. Кисти, которые используют эти «Читракары», также являются местными и сделаны из шерсти домашних животных. Пучок волос, привязанных к концу бамбуковой палочки, делает кисть. Действительно удивительно, как эти художники создают такие точные линии и завершают их с помощью этих грубых кистей. Эта старая традиция живописи ория до сих пор сохранилась в умелых руках Читракарас (традиционных художников) в Пури, Рагхураджпур, Паралахемунди, Чикити и Sonepur.

Другие региональные стили

Картина Мадхубани стиль живописи, практикуемый в районе Митхила штата Бихар.[38] Темы вращаются вокруг индуистских богов и мифологии, наряду со сценами из королевского двора и общественных мероприятий, таких как свадьбы. Обычно пустого места не остается; пробелы заполнены картинами с изображением цветов, животных, птиц и даже геометрическими узорами. В этих картинах художники используют листья, травы и цветы, чтобы создать цвет, который используется для рисования картин.

Британский колониальный период (1757–1947 гг. Н. Э.)

Живопись компании Дип Чанд с изображением чиновника Ост-Индская компания.

Фирменный стиль

В качестве Правило компании в Индии началось в 18 веке, большое количество европейцев мигрировало в Индию. В Фирменный стиль это термин для гибридного индоевропейского стиля картин, созданных в Индии индийскими и европейскими художниками, многие из которых работали на европейских покровителей в Британская Ост-Индская компания или другие иностранные компании 18-19 веков.[39][21] В стиле смешались традиционные элементы из Раджпут и Могольская живопись с более западной трактовкой перспективы, объема и спада.

Ранняя современная индийская живопись

Радха и Кришна к М. В. Дхурандхар, масло на холсте.

В начале 18 века в Индии началась масляная и станковая живопись, в которой участвовали многие европейские художники, такие как Zoffany, Чайник, Ходжес, Томас и Уильям Дэниэл, Джошуа Рейнольдс, Эмили Иден и Джордж Чиннери выезжает в Индию в поисках славы и богатства. Суды княжеские государства Индии были важной достопримечательностью для европейских художников из-за их покровительства изобразительному и исполнительскому искусству. Для индийских художников это западное влияние, в значительной степени результат колониализма, рассматривалось как «средство самосовершенствования», и эти западные академические художники, посетившие Индию, послужили образцом.[40] Однако обучение они не проводили. По словам Р. Шивы Кумара, «Эта задача, которая выпала на долю различных художественных школ, основанных в 1850-х годах, дала институциональную основу вестернизации индийского искусства».[40]

Самые ранние формальные художественные школы в Индии, а именно Государственный колледж изящных искусств в Мадрас (1850), Государственный колледж искусств и ремесел в Калькутта (1854 г.) и Школа искусств сэра Дж. Дж. в Бомбее (1857 г.).[41]

Раджа Рави Варма был пионером современной индийской живописи. Он опирался на западные традиции и техники, включая масляную краску и станковую живопись, причем его предметы были чисто индийскими, например, индуистские божества и эпизоды из эпосов и эпосов. Пураны. Некоторые другие выдающиеся индийские художники, родившиеся в 19 веке, являются Махадев Вишванатх Дхурандхар (1867–1944), X Trindade (1870–1935),[42] M F Pithawalla (1872–1937),[43] Савларам Лакшман Халданкар (1882–1968) и Хемен Маджумдар (1894–1948).

В XIX веке, по словам Р. Шивы Кумара, «выборочная вестернизация для самосовершенствования уступила место националистической культурной противоположности на рубеже веков - повсеместно, это был первый шаг к политическому сопротивлению колониальному правлению».[44] На практике это материализовалось как ассимиляция «разнообразных азиатских элементов», расширение традиции больше, чем ее возрождение.[44] Ведущий художник того времени, Абаниндранат Тагор (1871-1951), использовал как реализм под влиянием Запада, так и азиатские элементы, которые приблизили его «близко к раннему модернизму».[44]

Реакция на западное влияние привела к возрождению исторического и более националистического индийского искусства, получившего название Бенгальская школа искусств, в основе которого лежит богатое культурное наследие Индии.

Бенгальская школа

В Бенгальская школа искусств был влиятельным стилем искусства, который процветал в Индии в Британский Радж в начале 20 века. Это было связано с индийским национализмом, но также продвигалось и поддерживалось многими британскими администраторами искусств.

Бенгальская школа возникла как авангард и националистическое движение, выступающее против академическое искусство стили, ранее продвигаемые в Индии индийскими художниками, такими как Рави Варма и в британских художественных школах.Следуя за широким влиянием индийских духовных идей на Западе, британский учитель искусств Эрнест Бинфилд Гавел попытался реформировать методы обучения в Калькуттская школа искусств побуждая студентов подражать Могол миниатюры. Это вызвало огромные споры, вызвавшие забастовку студентов и жалобы местной прессы, в том числе националистов, которые считали это регрессивным шагом. Гавела поддержал художник Абаниндранат Тагор, племянник поэта и художника Рабиндранат Тагор.[21][45] Абаниндранатх написал ряд работ под влиянием искусства Великих Моголов, стиля, который он и Гавел считали выражением отличительных духовных качеств Индии, в отличие от «материализма» Запада. Его самая известная картина, Бхарат Мата (Мать Индия) изображала молодую женщину, изображенную с четырьмя руками в стиле индуистских божеств, держащую предметы, символизирующие национальные чаяния Индии.

Позже Тагор попытался наладить связи с дальневосточными художниками в рамках своего стремления построить паназиатский модель искусства. Те, кто связан с этой индо-дальневосточной моделью, включали Нандалал Бозе, Мукул Дей, Калипада Гошал, Беноде Бехари Мукерджи, Винаяк Шиварам Масодзи, ДО Н.Э. Саньял, Беохар Рамманохар Синха, а впоследствии и их ученики А. Рамачандран, Тан Юань Чамели, Рамананда Бандопадхьяй и некоторые другие.

Влияние бенгальской школы на индийскую художественную сцену постепенно начало ослабевать с распространением модернист идеи пост-независимости.К. Г. Субраманян роль России в этом движении значительна.

Контекстуальный модернизм

Период, термин Контекстуальный модернизм который Шива Кумар использовал в каталоге выставки, превратился в постколониальный важный инструмент в понимании искусства, которое практиковали художники Шантиникета.

Несколько терминов, включая Пол Гилрой с противодействие культуре современности и Тани Барлоу с Колониальная современность были использованы для описания разновидности альтернативной современности, которая возникла в неевропейском контексте. Профессор Галл утверждает, что «контекстуальный модернизм» - более подходящий термин, потому что «колониальный в колониальная современность не приспосабливает отказ многих в колонизированных ситуациях интернализировать неполноценность. Отказ учителей-художников Сантиникетана от подчинения включал в себя противоположное видение современности, которое стремилось исправить расовый и культурный эссенциализм, который двигал и характеризовал имперскую западную современность и модернизм. Те европейские современности, спроецированные через торжествующую британскую колониальную мощь, вызвали националистические реакции, столь же проблематичные, когда они включали аналогичные эссенциализма »[46]

В соответствии с Р. Шива Кумар «Художники из Шантиникета были одними из первых, кто сознательно бросил вызов этой идее модернизма, отказавшись как от интернационалистского модернизма, так и от историцистской самобытности, и попытался создать контекстно-зависимый модернизм».[47] Он изучал творчество шантиникетских мастеров и размышлял об их подходе к искусству с начала 80-х годов. Практика включения Нандалал Бозе, Рабиндранат Тагор, Рам Кинкер Байдж и Беноде Бехари Мукерджи под Бенгальская школа искусств был, по мнению Шивы Кумара, вводящим в заблуждение. Это произошло потому, что первые писатели руководствовались генеалогией ученичества, а не своим стилем, мировоззрением и взглядами на художественную практику..[47]

Литературный критик Ранджит Хоскоте при просмотре работ современного художника Атул Додия пишет: "Знакомство с Сантинкетаном в рамках литературного обхода открыло Додии глаза на исторические обстоятельства того, что историк искусства Р. Шива Кумар назвал «контекстуальным модернизмом», развившимся в восточной Индии в 30-40-е годы в бурные десятилетия глобальной депрессии, освободительной борьбы Ганди, культурного возрождения Тагора и Второй мировой войны ».[48]

Контекстуальный модернизм в недавнем прошлом нашла свое применение в других смежных областях исследований, особенно в Архитектура.[49]

Пост Независимости (1947– настоящее время)

Бенгальские женщины к Маниши Дей

В колониальную эпоху западные влияния начали оказывать влияние на индийское искусство. Некоторые художники разработали стиль, в котором использовались западные идеи композиции, перспективы и реализма для иллюстрации индийских тем. Другие, как Джамини Рой, сознательно черпал вдохновение в народном творчестве.[50] Бхарти Дайал решила обращаться с традиционной живописью Митхилы самым современным способом и использует в своих работах как реализм, так и абстракционизм с большим количеством фантазии, смешанной с обоими. В ее работах безупречное чувство баланса, гармонии и грации.

Ко времени провозглашения независимости в 1947 году несколько школ искусств в Индии предоставили доступ к современным методам и идеям. Для демонстрации этих художников были созданы галереи. Современное индийское искусство обычно демонстрирует влияние западных стилей, но часто вдохновляется индийскими темами и образами. Крупные артисты начинают получать международное признание, первоначально среди индийской диаспоры, но также и среди неиндийской публики.

В Группа прогрессивных художников, созданный вскоре после обретения Индией независимости в 1947 году, был призван установить новые способы выражения Индии в постколониальную эпоху. Основателями были шесть выдающихся художников - К. Х. Ара, С. К. Бакре, Х. А. Гаде, М.Ф. Хусейн, S.H. Раза и Ф. Н. Соуза Хотя группа была распущена в 1956 году, она оказала огромное влияние на изменение идиомы индийского искусства.[51] Почти все ведущие художники Индии 1950-х годов были связаны с группой. Некоторые из тех, кто сегодня хорошо известен, Бал Чабда, Маниши Дей, В. С. Гайтонде, Кришен Ханна, Рам Кумар, Тайеб Мехта, Беохар Рамманохар Синха и Акбар Падамзее. Другие известные художники, такие как Джахар Дасгупта, Прокаш Кармакар, Джон Уилкинс, и Биджон Чоудхури обогатили художественную культуру Индии. Они стали иконой современного индийского искусства. Историки искусства, такие как профессор Рай Ананд Кришна упоминали также и те произведения современных артистов, которые отражают индийский дух.

Кроме того, рост дискурса об индийском искусстве как на английском, так и на местных языках Индии привел к изменению способа восприятия искусства в художественных школах. Критический подход стал строгим, критикам понравилась Гита Капур,[52][53] Р . Шива Кумар,[54][45][55][56] способствовали переосмыслению практики современного искусства в Индии. Индийское искусство не только в Индии, но и во всем мире. Критики также сыграли важную роль в качестве кураторов важных выставок, переосмыслив модернизм и индийское искусство.

Индийское искусство получило подъем с экономической либерализацией страны с начала 1990-х годов. Художники из разных областей теперь начали использовать разные стили работы. Таким образом, индийское искусство после либерализации работает не только в рамках академических традиций, но и за их пределами. На этом этапе художники представили еще более новые концепции, которые до сих пор не встречались в индийском искусстве. Деваджьоти Рэй представил новый жанр искусства под названием Псевдореализм. Псевдореалистическое искусство - это оригинальный художественный стиль, полностью разработанный на индийской земле. Псевдореализм учитывает индийскую концепцию абстракции и использует ее для преобразования обычных сцен индийской жизни в фантастические образы.

Народная индийская живопись

Народное искусство - это живое искусство (современное искусство), основанное на прошлом (мифы, традиции и религия) и созданное определенными группами. Народное искусство основано на коллективной памяти этой группы.

Примеры народной индийской живописи:

Племенная живопись:

Сельская живопись:

Галерея

Некоторые известные индийские картины

Смотрите также

Примечания

  1. ^ а б c Blurton, 193
  2. ^ настенные рисунки
  3. ^ Harle, 355–361; настенные рисунки
  4. ^ Блартон, 201-203, 209-210, 221-222
  5. ^ Крейвен, 219; Харле, 361
  6. ^ Миниатюрная живопись; Харле, 361-364
  7. ^ Блартон, 200-201, 209-210
  8. ^ Blurton, 193; Харле, 373
  9. ^ Харле, 372-382
  10. ^ Сингхания, Нитин (2018). ИНДИЙСКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА. Mc Graw Hill Education (Индия). п. 2.3. ISBN  978-93-87067-54-7.
  11. ^ Гхош, Амалананда (декабрь 1990 г.). Энциклопедия индийской археологии. Лейден: Э.Дж. Брилл. п. 284. ISBN  90-04-09264-1. OCLC  878101569. Получено 25 августа 2019. С тех пор исследования твердо установили, что многие из этих картин относятся к эпохе мезолита и могут иметь возраст 10000 лет.
  12. ^ Стивен Коссак, Джейн Кейси Сингер, Роберт Брюс-Гарднер, Священные видения: ранние рисунки из Центрального Тибета, п. 12, 1998, Музей Метрополитен (Нью-Йорк, Нью-Йорк), Музей Ритберга, ISBN  0870998625, 9780870998621, книги Google (полный просмотр)
  13. ^ Кумарасвами, Ананда К. (1999). Введение в индийское искусство,: Мунширам Манохарлал, ISBN  81-215-0389-2 стр.68-70
  14. ^ «Значение Северо-Восточной Индии в развитии скульптуры Багана» (PDF). Лондонский университет.
  15. ^ Коссак, Стивен; Певица Джейн Кейси; Брюс-Гарднер, Роберт; Нью-Йорк), Метрополитен-музей (Нью-Йорк (1998). Священные видения: ранние рисунки из Центрального Тибета. Метрополитен-музей. ISBN  9780870998621.
  16. ^ Роуленд, 341-343}}
  17. ^ Роуленд, 343}}
  18. ^ Кумарасвами, Ананда К. (2003). История индийского и индонезийского искусства. Kessinger Publishing. п. 88. ISBN  978-0-7661-5801-6. Получено 11 декабря 2011.
  19. ^ "Индийская миниатюра: школы Великих Моголов и персидские школы - Google Arts & Culture". Google Cultural Institute. Получено 17 ноября 2018.
  20. ^ «Искусство Великих Моголов до 1600 года». Метрополитен-музей. В архиве из оригинала 3 февраля 2018 г.. Получено 3 февраля 2019.
  21. ^ а б c d е «Искусство Южной Азии - Изобразительное искусство Индии и Шри-Ланки (Цейлон)». Энциклопедия Британника. Получено 4 февраля 2019.
  22. ^ а б c Сардар, Марика. «Искусство Великих Моголов после 1600 года». Метрополитен-музей. В архиве из оригинала 19 декабря 2017 г.. Получено 3 февраля 2019.
  23. ^ «Сокровища Национального музея Индии». Google Искусство и культура. Получено 3 февраля 2019.
  24. ^ "Науры: множество искусств Декана". Google Искусство и культура. Получено 4 февраля 2019.
  25. ^ Харле, 400; Крейвен, 216–217; Сардар
  26. ^ Зебровски, Марк (1983). Деккани Живопись. Издания Sotheby Publications. ISBN  9780520048782.
  27. ^ Крейвен, 216
  28. ^ Харле, 400
  29. ^ Harle, 400-403 (цитируется); Craven 216-217
  30. ^ Родился, Вольфганг, "Фляги для пороха из слоновой кости времен Великих Моголов", Ars Islamica, Vol. 9, (1942), стр. 93-111, Галерея искусств Фрира, Смитсоновский институт и факультет истории искусства, Мичиганский университет, JSTOR
  31. ^ «Индийская миниатюра: школа Раджастана». Google Искусство и культура. Получено 3 февраля 2019.
  32. ^ а б Берендт, Курт. «Поэтические аллюзии в индийской живописи раджпутов и пахари». www.metmuseum.org. Получено 3 февраля 2019.
  33. ^ а б «Индийская миниатюра: школа Пахари». Google Искусство и культура. Получено 3 февраля 2019.
  34. ^ Сингхания, Нитиш (2018). ИНДИЙСКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА. Mc Graw Hill Education (Индия). п. 2.21. ISBN  978-93-87067-54-7.
  35. ^ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস. "পটচিত্রের চাহিদা বাড়ছে নবদ্বীপের রাসে". Анандабазар Патрика (на бенгали). Получено 11 мая 2018.
  36. ^ Джусти М. и Чакраборти У. (ред.). Immagini Storie Parole. Диалоги формальных песен Дель Донне Читракар Западной Бенгалии. Мантуя: Universitas Studiorum, 2014, ISBN  978-88-97683-39-1
  37. ^ "HugeDomains.com - Pattachitra.com продается (Паттачитра)". Cite использует общий заголовок (помощь)
  38. ^ "Традиционные картины штата Индии - Помощь NID CEED". NID CEED Помощь. 13 августа 2017 г.. Получено 13 августа 2017.
  39. ^ "Живопись компании в Индии девятнадцатого века". Метрополитен-музей. В архиве из оригинала 20 декабря 2017 г.. Получено 3 февраля 2019.
  40. ^ а б Р. Шива Кумар (1999) Современное индийское искусство: краткий обзор, Art Journal, 58: 3, 14
  41. ^ Сардар, Марика. «Придворное искусство девятнадцатого века в Индии». Метрополитен-музей. Получено 3 февраля 2019.
  42. ^ Д-р Налини Бхагват (16 марта 1935 г.). "Старый мастер А. X. Триндади - статья доктора Налини Бхагвата, Рембрандт Востока, живописец, пейзажи, портрет, пастель и акварель, простодушная душа". Indiaart.com. Получено 13 декабря 2013.
  43. ^ "Художник Геллари - M F PITHAWALA". Goaartgallery.com. 19 марта 2007 г.. Получено 13 декабря 2013.
  44. ^ а б c Р. Шива Кумар (1999) Современное индийское искусство: краткий обзор, Art Journal, 58: 3, 15
  45. ^ а б "Рабиндранат Тагор: Последний урожай". Азиатское общество. В архиве с оригинала 7 августа 2018 г.. Получено 3 февраля 2019.
  46. ^ http://www.huichawaii.org/assets/gall,-david---overcoming-polarized-modernities.pdf
  47. ^ а б «Гуманитарный андерграунд» Все общие переживания живого мира II ».
  48. ^ «Создатель плавающего мира - Ранджит Хоскоте - Техелка - расследования, последние новости, политика, анализ, блоги, культура, фотографии, видео, подкасты».
  49. ^ Алазар, Эджигу (1 января 2011 г.). ""Контекстуальный модернизм «возможен ли? Шаги к совершенствованию жилищной стратегии». Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  50. ^ Али, Аттека. «Ранние модернисты и индийские традиции». Метрополитен-музей. Получено 3 февраля 2019.
  51. ^ Али, Аттека. «Современное искусство в Индии». Метрополитен-музей. В архиве с оригинала 25 июня 2017 г.. Получено 3 февраля 2019.
  52. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 24 сентября 2013 г.. Получено 13 декабря 2013.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  53. ^ «Afterall • Online • Гита Капур: Кураторство в Индии (Часть 1)».
  54. ^ «Национальная галерея современного искусства, Нью-Дели».
  55. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 11 ноября 2010 г.. Получено 18 декабря 2012.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  56. ^ http://ngmaindia.gov.in/pdf/The-Last-Harvest-e-INVITE.pdf

Рекомендации

дальнейшее чтение

внешняя ссылка

Онлайн-выставки