Музыка эпохи Возрождения - Renaissance music

Музыканты, c. 1600

Музыка эпохи Возрождения вокальная и инструментальная музыка, написанная и исполненная в Европе в эпоха Возрождения эпоха. Историки музыки пришли к единому мнению, что начало эры около 1400 г., а конец средневековый эпохи, а закрыть ее около 1600 г., с началом Барокко период, следовательно, начало музыкального Возрождения примерно через сто лет после начала Возрождения, как это понимается в других дисциплинах.

Музыка все больше освобождалась от средневековых ограничений, и было разрешено больше разнообразия в диапазоне, ритме, гармонии, форме и обозначениях. С другой стороны, правила контрапункт стали более ограниченными, особенно в отношении лечения диссонансы. В эпоху Возрождения музыка стала средством самовыражения. Композиторы нашли способы сделать вокальную музыку более выразительной для создаваемых текстов. Светская музыка поглощенные техники из духовная музыка, наоборот. Популярные светские формы, такие как шансон и мадригал распространился по всей Европе. Суды нанимали исполнителей-виртуозов, как певцов, так и инструменталистов. Музыка также стала более самодостаточной с ее появлением в печатной форме, существующей сама по себе.

Предыдущие версии многих знакомых современных инструментов (в том числе скрипка, гитара, лютня и клавишные инструменты ) превратились в новые формы в эпоху Возрождения. Эти инструменты были модифицированы, чтобы соответствовать эволюции музыкальных идей, и они открыли новые возможности для изучения композиторами и музыкантами. Ранние формы современных деревянных духовых и медных инструментов, таких как фагот и тромбон также появились, расширив диапазон звуковой окраски и увеличив звучание инструментальных ансамблей. В течение 15 века звук полной триады стали обычным явлением, и к концу XVI века система церковные режимы начал полностью разрушаться, уступая место функциональная тональность (система, в которой песни и пьесы основаны на музыкальных «ключах»), которая будет доминировать в западной художественной музыке в течение следующих трех столетий.

Начиная с эпохи Возрождения, нотная светская и духовная музыка сохранилась в большом количестве, включая вокальные и инструментальные произведения и смешанные вокально-инструментальные произведения. В эпоху Возрождения процветал широкий спектр музыкальных стилей и жанров, включая мессы, мотеты, мадригалы, шансоны, песни в сопровождении, инструментальные танцы и многие другие. Начиная с конца 20 века, многочисленные старинная музыка формировались ансамбли. Ансамбли, специализирующиеся на музыке эпохи Возрождения, проводят концертные туры и делают записи, используя современные репродукции исторических инструментов и используя стили пения и исполнения, которые музыковеды верят, использовались в ту эпоху.

Обзор

Одной из наиболее ярких черт европейской художественной музыки раннего Возрождения была растущая опора на интервал третьего и его инверсии, шестого (в Средний возраст, трети и шестые считались диссонансами, и только идеальные интервалы рассматривались как созвучия: идеальный четвертый то идеальный пятый, то октава, а унисон ). Полифония - использование нескольких независимых мелодических линий, исполняемых одновременно, - на протяжении XIV века становилось все более сложным, с очень независимыми голосами (как в вокальной, так и в инструментальной музыке). Начало 15 века характеризовалось упрощением, часто композиторы стремились к плавности мелодических частей. Это стало возможным из-за значительного увеличения вокального диапазона в музыке - в средние века узкий диапазон требовал частого пересечения частей, что требовало большего контраста между ними, чтобы различать разные части. В модальный (в отличие от тональный, также известный как «музыкальный ключ», подход, разработанный в последующем Барочная музыка эпоха, c. 1600–1750) характеристики музыки эпохи Возрождения начали разрушаться к концу периода с увеличением использования корневые движения пятых или четвертых (см. "круг пятых "для подробностей). Примером аккордовой последовательности, в которой корни аккорда перемещаются с интервалом в четверть, может быть последовательность аккордов в тональности до мажор:" ре минор / соль мажор / до мажор "(это все триады; аккорды из трех нот). Движение от аккорда ре минор к аккорду соль мажор - это интервал идеальной четверти. Движение от аккорда соль мажор к аккорду до мажор также является интервалом идеальной четверти. позже превратился в одну из определяющих характеристик тональности в эпоху барокко.[нужна цитата ]

Основные характеристики музыки эпохи Возрождения.[1]:

  • Музыка по модам.
  • Более насыщенная текстура с одновременным исполнением четырех или более независимых мелодических партий. Эти переплетающиеся мелодические линии, стиль, называемый полифония, является одной из определяющих черт музыки эпохи Возрождения.
  • Смешение, а не противопоставление мелодических линий в музыкальной фактуре.
  • Гармония, которая больше заботилась о плавном течении музыки и ее последовательность аккордов.

Развитие полифонии привело к заметным изменениям в музыкальных инструментах, которые музыкально отмечают эпоху Возрождения Средневековья. Его использование поощряло использование более крупных ансамблей и требовало наборов инструментов, которые могли бы сочетаться во всем вокальном диапазоне.[2]

Фон

Как и в других искусствах, на музыку того периода значительно повлияли события, определяющие Ранний модерн период: рост гуманистический мысль; восстановление литературного и художественного наследия Древняя Греция и Древний Рим; рост инноваций и открытий; рост коммерческих предприятий; рост буржуазный учебный класс; и Протестантская реформация. Из этого меняющегося общества возник общий, объединяющий музыкальный язык, в частности полифонический стиль Франко-фламандская школа.

Изобретение печатный станок в 1439 году стало дешевле и проще распространять музыку и тексты теории музыки в более широком географическом масштабе и среди большего числа людей. До изобретения книгопечатания письменные тексты по музыке и теории музыки приходилось копировать вручную, что требовало много времени и средств. Спрос на музыку как на развлечение и досуг для образованных любителей увеличился с появлением класса буржуазии. Распространение шансоны, мотеты, и массы по всей Европе совпало с объединением полифонической практики в жидкий стиль, что во второй половине шестнадцатого века достигло высшей точки в творчестве таких композиторов, как Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, Орланде де Лассус, Томас Таллис, Уильям Берд и Томас Луис де Виктория. Относительная политическая стабильность и процветание в Низкие страны, наряду с процветающей системой музыкальное образование многочисленные церкви и соборы этого района позволили обучить большое количество певцов, инструменталистов и композиторов. Эти музыканты пользовались большим спросом по всей Европе, особенно в Италии, где церкви и аристократические дворы нанимали их в качестве композиторов, исполнителей и учителей. Поскольку печатный станок облегчил распространение печатной музыки, к концу 16-го века Италия впитала северные музыкальные влияния с Венеция, Рим, и другие города становятся центрами музыкальной деятельности. Это полностью изменило ситуацию, существовавшую сто лет назад. Опера - драматический театральный жанр, в котором певцы аккомпанируют инструментам, возник в это время во Флоренции. Опера была разработана как сознательная попытка возродить музыку Древней Греции.[3]

Жанры

Основная литургическая (при церкви) музыкальные формы, которые использовались на протяжении всего периода Возрождения, были массы и мотеты, с некоторыми другими событиями к концу эпохи, особенно когда композиторы духовной музыки начали принимать светские (нерелигиозные) музыкальные формы (такой как мадригал ) для религиозного использования. Мессы 15 и 16 веков имели два типа источников: монофонические (одна мелодическая линия) и полифонические (множественные независимые мелодические линии) с двумя основными формами обработки, основанными на Cantus Firmus или, начиная примерно с 1500 года, нового стиля «всепроникающего имитации», в котором композиторы писали музыку, в которой разные голоса или части имитировали мелодические и / или ритмические мотивы, исполняемые другими голосами или партиями. Использовались четыре основных типа масс:

Массы обычно назывались по источнику, из которого они заимствованы. Cantus firmus Масса использует ту же монофоническую мелодию, обычно взятую из пения и обычно в теноре и чаще всего в более длинных нотах, чем другие голоса.[4] Другими сакральными жанрами были Madrigale Spirituale и слава.

В течение этого периода светская (нерелигиозная) музыка имела все большее распространение с большим разнообразием форм, но нужно быть осторожным, предполагая взрыв разнообразия: поскольку печать сделал музыку более доступной, от этой эпохи уцелело гораздо больше, чем от предыдущей средневековой эпохи, и, вероятно, богатый запас популярной музыки позднего средневековья утрачен. Светская музыка была музыкой, независимой от церквей. Основными типами были немецкие Солгал, Итальянский фроттола, французский шансон, итальянский мадригал, а испанский Villancico.[1] Другие светские вокальные жанры включали какча, рондо, Вирелай, Bergerette, баллада, musique mesurée, канцонетта, Вилланелла, Виллотта, а лютневая песня. Смешанные формы, такие как мотет-шансон появился светский мотет.

Включена чисто инструментальная музыка супруга музыка для рекордеры или же альты и другие инструменты, а также танцы для различных ансамблей. Распространенными инструментальными жанрами были токката, прелюдия, Ричеркар, и канцона. Танцы в исполнении инструментальных ансамблей (а иногда и в исполнении) включали бас-данс (Это. Bassadanza), турдион, Сальтарелло, паване, гальярда, Allemande, курант, Bransle, Canarie, Пива, и лаволта. Музыка многих жанров может быть аранжирована для сольного инструмента, такого как лютня, виуэла, арфа или клавишный. Такие договоренности назывались интубации (Это. интаволатура, Нем. Intabulierung).

К концу периода ранние драматические предшественники оперы, такие как монодия, то мадригальная комедия, а посредник слышны.

Теория и обозначения

Окегем, Кирие "Au travail suis", отрывок, с белыми мензуральными обозначениями.

В соответствии с Маргарет Бент: "Эпоха Возрождения обозначение не соответствует нашим [современным] стандартам; при переводе в современную форму он приобретает предписывающий вес, который преувеличивает и искажает его первоначальную открытость ".[5] Композиции эпохи Возрождения записывались только в отдельных частях; оценки были чрезвычайно редкими, и барлайны не использовались. Обратите внимание на значения были обычно больше, чем используются сегодня; первичная единица бить был полубрев, или же целая записка. Как это было со времен Арс Нова (видеть Средневековая музыка ), их может быть два или три для каждого бреве (двойная целая нота), которую можно рассматривать как эквивалент современной «меры», хотя она сама была номиналом ноты, а мера - нет. Ситуацию можно рассматривать так: это то же самое, что и правило, по которому в современной музыке четвертная нота может равняться либо двум восьмым, либо трем, которые были бы записаны как «триоль». По той же схеме, в каждой полубреве могло быть две или три следующей самой маленькой ноты, «миним» (эквивалент современной «половинной ноты»).

Эти различные перестановки назывались «идеальный / несовершенный темпус» на уровне отношения бреве-полубрев, «идеальное / несовершенное разрастание» на уровне полубрев-миним и существовали во всех возможных комбинациях друг с другом. Соотношение три к одному называлось «идеальным», а соотношение два к одному - «несовершенным». Существовали также правила, по которым отдельные банкноты могли быть уменьшены вдвое или удвоены по стоимости («несовершенные» или «измененные» соответственно), когда им предшествовали или следовали другие определенные ноты. Заметки с черными головками (например, четвертные ноты ) встречались реже. Это развитие белая мензуральная запись может быть результатом более широкого использования бумага (скорее, чем пергамент ), поскольку более слабая бумага менее способна выдерживать царапины, необходимые для заполнения твердых бланков; обозначения предыдущих времен, написанные на пергаменте, были черными. Другие цвета, а позже и заполненные ноты, также обычно использовались, в основном, чтобы усилить вышеупомянутые недостатки или изменения и вызвать другие временные ритмические изменения.

Случайные (например, добавление острых, плоских и натуральных нот, которые изменяют ноты) не всегда указывались, как в некоторых обозначениях аппликатуры для инструментов семейства гитар (табулатуры ) сегодня. Однако музыканты эпохи Возрождения были бы хорошо подготовлены диадический контрапункт и, таким образом, обладал этой и другой информацией, необходимой для правильного чтения партитуры, даже если случайные элементы не были записаны. Таким образом, «то, что требует современная нотация [случайностей], тогда было бы совершенно очевидно без записи для певца, разбирающегося в контрапункте». (Видеть musica ficta.) Певец интерпретировал бы свою партию, придумывая каденциальные формулы с учетом других частей, а при совместном пении музыканты избегали параллельных октав и параллельных квинт или изменяли свои каденциальные части в свете решений других музыкантов.[5] Именно благодаря современным табулатурам для различных щипковых инструментов мы получили много информации о том, какие случайности были исполнены первоначальными практиками.

Для получения информации о конкретных теоретиках см. Йоханнес Тинкторис, Франчин Гафуриус, Генрих Гларин, Пьетро Арон, Никола Вичентино, Томас де Санта-Мария, Джозеффо Зарлино, Висенте Лузитано, Винченцо Галилей, Джованни Артузи, Иоганнес Нуциус, и Пьетро Сероне.

Композиторы - хронология

Орландо ГиббонсМайкл ПреториусДжон Купер (композитор)Клаудио МонтевердиТомас КэмпионХанс Лео ХасслерДжон ДоуландКарло ДжезуальдоФилипп РожьеДжованни ГабриэлиТомас МорлиЛука МаренциоДжованни де МаккеТомас Луис де ВикторияЛуццаско ЛуццаскиУильям БердGiaches de WertАндреа ГабриэлиОрланде де ЛассусКлод Ле ЖенКостанцо ПортаФрансиско Герреро (композитор)Джованни Пьерлуиджи да ПалестринаЧиприано де РореДжейкоб Клеменс не ПапаКлод ГудимельПьер де МаншикурХанс НьюсидлерТомас ТаллисКристофер ТайКристобаль де МоралесКостанцо ФестаДжон ТавернерАдриан УиллартТомас КреквийонНиколя ГомберКлеман ЖанекенФилипп ВерделоАнтуан БрумельАнтониус ДивитисАнтуан де ФевенМартин АгриколаПьер де ла РюЖан МутонГенрих ИсаакЖоскен де ПреЯкоб ОбрехтАлександр АгриколаLoyset CompèreАнтуан БуснуаУолтер ФрайЙоханнес ОкегемГийом ДюфеЖиль БиншуаДжон ДанстейблЛеонель ПауэрОсвальд фон Волькенштейн

Ранний период (1400–1470 гг.)

Ключевые композиторы эпохи раннего Возрождения также писали в стиле позднего средневековья, и поэтому они являются переходными фигурами. Леонель Пауэр (ок. 1370-х или 1380-х – 1445 гг.) английский композитор позднего средневековый музыкальные эпохи раннего Возрождения. Вместе с Джон Данстейпл, он был одним из крупнейших деятелей английской музыки в начале 15 века.[6][7]) Пауэр - композитор, лучше всего представленный в Рукопись Старого зала, один из немногих неповрежденных источников английской музыки начала 15 века. Пауэр был одним из первых композиторов, установивших отдельные части обыкновенный массы которые были тематически унифицированы и предназначены для непрерывного исполнения. Рукопись Старого зала содержит его мессу, основанную на Мариан антифон, Альма Редемпторис Матер, в котором антифон звучит буквально голосом тенора в каждой части, без мелодических орнаментов. Это единственная циклическая установка массового ординарца, которую можно ему приписать.[8] Он написал массовые циклы, фрагменты и отдельные части и множество других священных произведений.

Джон Данстейпл (или Данстейбл) (ок. 1390–1453) был английский композитор полифонический музыка конца средневековый эпохи и раннего Возрождения. Он был одним из самых известных композиторов, работавших в начале 15 века, почти современником Власти и имел широкое влияние не только в Англии, но и на континенте, особенно в развивающемся стиле Бургундская школа Влияние Данстейпла на музыкальный словарь континента было огромным, особенно учитывая относительную малочисленность его (приписываемых) произведений. Он был признан обладателем чего-то, чего раньше не слышали в музыке Бургундская школа: англичанка поддержки («английское лицо»), термин, использованный поэтом Мартин ле Франк в его Le Champion des Dames. Ле Франк добавил, что стиль повлиял на Дюфай и Биншуа. Написав несколько десятилетий спустя, примерно в 1476 году, фламандский композитор и теоретик музыки Tinctoris вновь подтвердил мощное влияние Данстейпла, подчеркнув «новое искусство», которое Данстейпл вдохновил. Тинкторис приветствовал Данстейпл как фон и ориго стиля, его «истока и происхождения».[Эта цитата требует цитирования ]

В англоговорящая поддержка хотя это и не было определено Мартином ле Франком, вероятно, это была ссылка на стилистическую черту Данстейпла использования полного триадическая гармония (три нотных аккорда), а также любовь к интервал третьего. Если предположить, что он был на континенте с герцогом Бедфордским, Данстейпл был бы представлен французскому языку. fauxbourdon; заимствуя некоторые из звучностей, он создал элегантные гармонии в своей собственной музыке, используя трети и шестые доли (пример третьего интервала - ноты C и E; пример шестого интервала - ноты C и A). Взятые вместе, они рассматриваются как определяющие характеристики музыки раннего Возрождения. Многие из этих черт, возможно, возникли в Англии и укоренились в бургундской школе примерно в середине века.

Поскольку многочисленные копии работ Данстейпла были найдены в итальянских и немецких рукописях, его слава по всей Европе должна была быть широко распространена. Из приписываемых ему работ сохранилось только около пятидесяти, среди которых две полные массы, три связанных массовых раздела, четырнадцать отдельных массовых частей, двенадцать полных изоритмических частей. мотеты и семь настроек Марианские антифоны, Такие как Alma redemptoris Mater и Сальве Регина, Mater misericordiae. Данстейпл был одним из первых, кто сочинял мессы, используя единую мелодию как Cantus Firmus. Хорошим примером этой техники является его Missa Rex seculorum. Считается, что он написал светскую (нерелигиозную) музыку, но никакие песни на местном языке не могут быть приписаны ему с какой-либо степенью уверенности.

Освальд фон Волькенштейн (ок. 1376–1445) - один из важнейших композиторов раннего немецкого Возрождения. Он наиболее известен своими хорошо написанными мелодиями и использованием трех тем: путешествия, Бог и секс.[9]

Жиль Биншуа (ок. 1400–1460) был Нидерландский композитор, один из первых участников Бургундская школа и один из трех самых известных композиторов начала 15 века. Хотя часто отставал от современников Гийом Дюфе и Джона Данстейпла современными учеными, его работы все еще цитировались, заимствовались и использовались в качестве исходного материала после его смерти. Биншуа считается[кем? ] быть прекрасным мелодистом, писать тщательно продуманные строки, которые легко петь и запоминать. Его мелодии появлялись в копиях спустя десятилетия после его смерти и часто использовались в качестве источников для масса сочинение поздних композиторов. Большая часть его музыки, даже духовная музыка, проста и ясна по очертаниям, иногда даже аскетична (монашеская). Большой контраст между Биншуа и чрезвычайной сложностью ars subtilior из предшествующего (четырнадцатого) века было бы трудно представить. Большинство его светских песен рондо, которая стала самой распространенной формой песни в течение столетия. Он редко писал в строфическая форма, и его мелодии, как правило, не зависят от схемы рифм стихов, к которым они относятся. Биншуа писал музыку для двора, светские песни о любви и рыцарство которые оправдали ожидания и удовлетворили вкус герцогов Бургундия которые наняли его и, очевидно, любили его музыку соответственно. Около половины его сохранившейся светской музыки находится в Оксфордской Бодлианской библиотеке.

Гийом Дю Фэй (ок. 1397–1474) был Франко-фламандский композитор раннего Возрождения. Центральная фигура в Бургундская школа, современники считали его ведущим композитором Европы середины 15 века.[10] Du Fay состоит из большинства распространенных форм дня, включая массы, мотеты, Магнификаты, гимны, простые настройки пения в fauxbourdon, и антифоны в области духовной музыки, и рондо, баллады, virelais и несколько других разновидностей шансона в сфере светской музыки. Ни одна из его сохранившихся музыкальных произведений не является инструментальной, хотя инструменты определенно использовались для некоторых из его светских произведений, особенно для нижних частей; вся его духовная музыка - вокальная. Инструменты, возможно, использовались для усиления голоса в реальном исполнении почти для любой из его работ.[нужна цитата ] Семь полных масс, 28 индивидуальных массовых движений, 15 настроек песнопения, используемых в массовых проперах, три магнификата, две настройки Бенедикама Домино, 15 настроек антифона (шесть из них Марианские антифоны ), 27 гимнов, 22 мотета (13 из них изоритмичный в более угловатом, строгом стиле 14-го века, который уступил место более мелодичному, чувственному партитуру с преобладанием высоких частот с фразами, оканчивающимися на каденция "ниже трети" в молодости Дю Фэ) и 87 шансонов, безусловно, его авторства.[нужна цитата ]

Часть постановки Дю Фэ Ave Maris Stella, в Фоксбурдоне. Верхняя строка - это пересказ песнопения; средняя линия, обозначенная как «fauxbourdon» (не написано), следует за верхней линией, но точно на четверть ниже. Нижняя строка часто, но не всегда, находится на шестую часть ниже верхней строки; он украшен и достигает каденции на октаве.Об этом звукеИграть в 

Многие из композиций Дю Фэ были простыми настройками песнопения, явно предназначенными для литургического использования, вероятно, в качестве замены неприукрашенного песнопения, и их можно рассматривать как гармонизацию песнопений. Часто для гармонизации использовалась техника параллельного письма, известная как fauxbourdon, как в следующем примере, настройка Марианского антифона Ave Maris Stella. Дю Фэй, возможно, был первым композитором, который использовал термин «fauxbourdon» для этого более простого композиционного стиля, заметного в литургической музыке 15-го века в целом и в бургундской школе в частности. Большинство светских (нерелигиозных) песен Дю Фай следуют формирует исправления (рондо, баллада и вирелай), которые доминировали в светской европейской музыке XIV и XV веков. Он также написал несколько итальянских баллат, почти наверняка, когда он был в Италии. Как и в случае с его мотетами, многие песни были написаны для конкретных случаев, и многие из них могут быть датированы, что дает полезную биографическую информацию. Большинство его песен написаны для трех голосов, в текстуре преобладает самый высокий голос; два других голоса, не снабженные текстом, вероятно, игрались инструментами.[нужна цитата ]

Дю Фай был одним из последних композиторов, использовавших позднесредневековые полифонические структурные техники, такие как изоритм.[11]и одним из первых, кто использовал более мелодичные гармонии, фразы и мелодии, характерные для раннего Возрождения.[12] Его композиции в более крупных жанрах (мессы, мотеты и шансоны) в основном похожи друг на друга; его известность во многом объясняется тем, что считалось его идеальным контролем над формами, в которых он работал, а также его даром запоминающейся и певучей мелодии. В 15 веке он повсеместно считался величайшим композитором своего времени, и это мнение в значительной степени сохранилось до наших дней.[нужна цитата ]

Средний период (1470–1530 гг.)

1611 гравюра на дереве Жоскена де Пре, скопированного с ныне утерянной картины маслом, написанной при его жизни.

В 16 веке Жоскен де Пре (c. 1450/1455 - 27 августа 1521 г.) постепенно приобрел репутацию величайшего композитора своего времени, его мастерство техники и выразительности повсеместно подражали и восхищались. Писатели столь же разные, как Baldassare Castiglione и Мартин Лютер писал о своей репутации и известности.

Поздний период (1530–1600)

Сан-Марко вечером. Просторный, звучный интерьер был одним из источников вдохновения для музыки венецианской школы.

В Венеция примерно с 1530 по 1600 год развился впечатляющий полихоральный стиль, который дал Европе одну из самых грандиозных и звучных музыки, написанной до того времени, с несколькими хорами певцов, медных духовых и струнных в разных пространственных точках базилики. Сан-Марко-ди-Венеция (видеть Венецианская школа ). Эти многочисленные революции распространились по Европе в следующие несколько десятилетий, начиная с Германии, а затем переместившись в Испанию, Францию ​​и Англию несколько позже, обозначив начало того, что мы теперь знаем как Барокко музыкальная эпоха.

В Римская школа был группой композиторов преимущественно церковной музыки в Риме, охватывающей эпохи позднего Возрождения и раннего барокко. Многие из композиторов имели прямое отношение к Ватикану и папской часовне, хотя работали в нескольких церквях; стилистически они часто противопоставляются Венецианской композиторской школе, параллельному движению, которое было гораздо более прогрессивным. Безусловно, самым известным композитором римской школы является Джованни Пьерлуиджи да Палестрина. Будучи наиболее известным как плодовитый композитор мессов и мотетов, он также был важным мадригалистом. Его способность объединить функциональные потребности католической церкви с преобладающими музыкальными стилями во время Контрреформация период дал ему его непреходящую славу.[13]

Кратковременный, но интенсивный расцвет музыкального мадригала в Англии, в основном с 1588 по 1627 год, вместе с композиторами, создавшими их, известен как Школа английского мадригала. Английские мадригалы были a cappella, преимущественно легкими по стилю, и обычно начинались как копии или прямые переводы итальянских моделей. Большинство было от трех до шести голосов.

Musica Reservata это стиль или практика исполнения вокальной музыки а капелла второй половины XVI века, в основном в Италии и южной Германии, включающая изысканность, исключительность и интенсивное эмоциональное выражение спетого текста.[нужна цитата ]

Культивирование европейской музыки в Америке началось в 16 веке вскоре после прихода испанцев и завоевания Мексика. Созданные в европейском стиле, уникальные мексиканские гибридные произведения, основанные на родном мексиканском языке и европейской музыкальной практике, появились очень рано. Музыкальные практики Новой Испании постоянно совпадали с европейскими тенденциями на протяжении последующих периодов барочной и классической музыки. Среди этих композиторов Нового Света были Эрнандо Франко, Антонио де Саласар, и Мануэль де Сумайя.[нужна цитата ]

Кроме того, писатели с 1932 года наблюдали то, что они называют Seconda prattica (новаторская практика, включающая монодический стиль и свободу в обработке диссонанса, что оправдано выразительной обстановкой текстов) в конце 16-го и начале 17-го веков.[14]

Маньеризм

В конце 16 века, когда закончилась эпоха Возрождения, чрезвычайно манерный стиль разработан. В светской музыке, особенно в мадригал, была тенденция к сложности и даже крайнему хроматизму (на примере мадригалов Луцзаски, Маренцио, и Джезуальдо ). Период, термин манерность происходит из истории искусства.

Переход к барокко

Начиная с Флоренция, была попытка возродить драматические и музыкальные формы Древней Греции с помощью монодия, форма декламированной музыки под простой аккомпанемент; Трудно найти более резкий контраст с предыдущим полифоническим стилем; Это тоже было, по крайней мере вначале, вековой тенденцией. Эти музыканты были известны как Флорентийская камерата.

Мы уже отметили некоторые музыкальные разработки, которые помогли открыть Барокко, но для дальнейшего объяснения этого перехода см. антифон, Концертато, монодия, мадригал, и опера, а также работы, приведенные в разделе «Источники и дальнейшее чтение».

Инструменты

Многие инструменты возникли в эпоху Возрождения; другие были вариациями или усовершенствованием инструментов, существовавших ранее. Некоторые из них сохранились до наших дней; другие исчезли, чтобы их воссоздать, чтобы исполнять музыку того периода на аутентичных инструментах. Как и в наши дни, инструменты можно разделить на медные, струнные, ударные и деревянные.

Средневековые инструменты в Европе чаще всего использовались по отдельности, часто в сопровождении дронов, а иногда и по частям. По крайней мере, с 13 по 15 век инструменты делились на haut (громкие, пронзительные, уличные инструменты) и бас (более тихие, интимные инструменты).[15] Только две группы инструментов могли свободно играть в обоих типах ансамблей: корнет и мешочек, табор и бубен.[4]

В начале 16 века инструменты считались менее важными, чем голоса. Их использовали для танцев и для сопровождения вокальной музыки.[1] Инструментальная музыка оставалась подчиненной вокальной музыке, и большая часть ее репертуара по-разному происходила из вокальных моделей или зависела от них.[3]

Органы

В эпоху Возрождения широко использовались различные виды органов, от крупных церковные органы к маленькому переносные и тростниковые органы, называемые царственные.

Латунь

В эпоху Возрождения на медных инструментах традиционно играли профессионалы. Некоторые из наиболее распространенных духовых инструментов, на которых играли:

  • Скользящая труба: Похож на тромбон сегодня, за исключением того, что вместо скольжения части корпуса неподвижна только небольшая часть корпуса рядом с мундштуком и сам мундштук. Кроме того, корпус имел S-образную форму, поэтому он был довольно громоздким, но подходил для медленной танцевальной музыки, для которой он обычно использовался.
  • Корнетт: Сделано из дерева и играет как на магнитофоне (дует в один конец и перемещает пальцы вверх и вниз по внешней стороне), но с использованием чашечного мундштука, например трубы.
  • Труба: Ранние трубы не имели клапанов и были ограничены тонами, присутствующими в серия обертонов. Также они были разных размеров.
  • Sackbut (иногда sackbutt или sagbutt): другое название тромбона.[16], который к середине 15 века пришел на смену слайд-трубе.[17]

Струны

Современная французская шарманка

В семье струны использовались во многих случаях, как священных, так и светских. Некоторые члены этого семейства включают:

  • Viol: Этот инструмент, разработанный в 15 веке, обычно имеет шесть струн. Обычно в нее играли из лука. По своим структурным качествам он похож на испанский щипковый. Виуэла (называется виола да мано в Италии); его главная отличительная черта - большие размеры. Это изменило позу музыканта, чтобы он опирался на пол или между ног, как виолончель. Его сходство с виуэлой заключалось в резком разрезе талии, схожих ладов, плоской спине, тонких ребрах и идентичном строении. Когда играли таким образом, ее иногда называли «виола да гамба», чтобы отличить ее от альтов, играемых «на руке»: Виола да Браччо, которые превратились в семью скрипок.
  • Лира: Его конструкция похожа на небольшую арфу, но вместо того, чтобы ее щипать, играют на плектре. Количество его струн варьировалось от четырех, семи и десяти, в зависимости от эпохи. На нем играли правой рукой, в то время как левая рука заглушала нежелательные ноты. Более новые лиры были модифицированы для игры с луком.
  • Ирландская арфа: Также назывался Clàrsach на шотландском гэльском языке или Cláirseach на ирландском языке, в средние века это был самый популярный инструмент в Ирландии и Шотландии. Благодаря своему значению в истории Ирландии, его можно увидеть даже на Guinness этикетка и по сей день является национальным символом Ирландии. Для игры его обычно щипают.[требуется разъяснение ] Его размер может сильно варьироваться от арфы, на которой можно играть на коленях, до полноразмерной арфы, которая ставится на пол.
  • Шарманка: (Также известный как колесо-скрипка), в котором струны звучат с помощью колеса, через которое струны проходят. Его функциональность можно сравнить с механической скрипкой, поскольку ее смычок (колесо) вращается с помощью рукоятки. Его отличительный звук в основном обусловлен его «гудящими струнами», которые обеспечивают постоянную высоту звука, аналогичную звуку волынки.
  • Gittern и Mandore: эти инструменты использовались по всей Европе. Предшественники современных инструментов, включая мандолину и гитару.
  • Лира да Браччо
  • Bandora
  • Cittern
  • Лютня
  • Орфарион
  • Вихуэла
  • Клавикорд
  • Клавесин
  • Девственный

Перкуссия

Некоторые ударные инструменты эпохи Возрождения включают треугольник, еврейская арфа, бубен, колокола, цимбала, грохот и различные виды барабанов.

  • Бубен: Бубен рамный барабан. Кожа, окружающая раму, называется пергаментной тканью, и она производит удары, ударяя по поверхности костяшками пальцев, кончиками пальцев или рукой. На нем также можно было играть, встряхивая инструмент, позволяя звенящим звукам бубна или колокольчикам (если они есть) «лязгать» и «звенеть».
  • Еврейская арфа: Инструмент, который воспроизводит звук с помощью формы рта и пытается произнести ртом разные гласные. Петля на согнутом конце язычка инструмента ощипывается в разных масштабах вибрации, создавая разные тона.

Деревянные духовые (аэрофоны)

Деревянные духовые инструменты (аэрофоны) производят звук с помощью вибрирующего столба воздуха внутри трубы. Отверстия вдоль трубы позволяют игроку контролировать длину столба воздуха и, следовательно, высоту поля. Есть несколько способов заставить воздушный столб вибрировать, и эти способы определяют подкатегории деревянных духовых инструментов. Игрок может дуть через отверстие для рта, как на флейте; в мундштук с одной тростью, как в современном кларнете или саксофоне; или двойная трость, как в гобое или фаготе. Все три метода производства тона можно найти в инструментах эпохи Возрождения.

  • Shawm: Типичный восточный[требуется разъяснение ] Shawm без ключа и имеет длину около фута с семью отверстиями для пальцев и отверстием для большого пальца. Трубки также чаще всего делались из дерева, и многие из них имели резьбу и украшения. Это был самый популярный инструмент с двумя язычками эпохи Возрождения; его обычно использовали на улицах с барабанами и трубами из-за его яркого, пронзительного и часто оглушающего звука. Чтобы сыграть в шавм, человек кладет трость в рот целиком, надувает щеки и дует в трубку, дыша через нос.
Регистраторы эпохи Возрождения
  • Камышовая труба[противоречивый ]: Изготовлен из одной короткой трости с мундштуком, четырьмя или пятью отверстиями для пальцев и вылеплен из нее. Трость делается путем вырезания небольшого язычка, но с оставлением основы. Это предшественник саксофона и кларнета.
  • Хорнпайп: То же, что и тростниковая трубка, но с раструбом на конце.
  • Волынка / Мочевой пузырь: верующие считают, что он был изобретен пастухами, которые думали, что использование мешка из овечьей или козьей кожи обеспечит давление воздуха, так что, когда игрок делает вдох, игроку нужно только сжимать мешок, спрятанный под рукой. чтобы продолжить тон. Горловина имеет простой круглый кусок кожи, шарнирно прикрепленный к концу трубки с мешком, и действует как обратный клапан. Трость находится внутри длинного мундштука, который назывался бокальный, если бы он был металлическим и если бы трость была снаружи, а не внутри.
  • Труба: Используется несколько деревянных трубок с заглушкой на одном конце и открытой на другом. Каждая лампа имеет разный размер (что дает разный тон), что дает диапазон в полторы октавы. Затем игрок может прижаться губами к желаемой трубке и дуть через нее.
  • Поперечная флейта: Поперечная флейта похожа на современную флейту с отверстием для рта рядом с закрытым концом и отверстиями для пальцев вдоль корпуса. Игрок дует через отверстие для рта и держит флейту с правой или с левой стороны.
  • Рекордер: Магнитофон был обычным инструментом в период Возрождения. Вместо трости в качестве основного источника звука используется мундштук со свистком. Обычно это делается с семью отверстиями для пальцев и отверстием для большого пальца.

Смотрите также

Рекомендации

Источники

  • Анон. "Seconda prattica ". Merriam-Webster.com, 2017 (по состоянию на 13 сентября 2017 г.).
  • Анон. "Что с именем? ". Сайт Sackbut.com, n.d. (по состоянию на 14 октября 2014 г.).
  • Атлас, Аллан В. Музыка эпохи Возрождения. Нью-Йорк: W.W. Нортон, 1998. ISBN  0-393-97169-4
  • Бейнс, Энтони, изд. Музыкальные инструменты сквозь века. Нью-Йорк: Уокер и компания, 1975.
  • Бент, Маргарет. "Грамматика старинной музыки: предпосылки для анализа ". В Тональные структуры старинной музыки, [второе издание], отредактированный Кристл Коллинз Джадд.[страница нужна ] Критика и анализ старинной музыки 1. Нью-Йорк и Лондон: Гарленд, 2000. ISBN  978-0815336389, 978-0815323884 Переиздан в виде электронной книги 2014 г. ISBN  978-1135704629
  • Бент, Маргарет. «Власть, Леонель». Grove Music Online, под редакцией Дина Рут. S.l .: Oxford Music Online, n.d. (проверено 23 июня 2015 г.).
  • Бессарабофф, Николай. Древние европейские музыкальные инструменты, первое издание. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1941.
  • Бесселер, Генрих. 1950. "Die Entstehung der Posaune". Acta Musicologica, 22, фас. 1–2 (январь – июнь): 8–35.
  • Боулз, Эдмунд А. 1954. "Haut and Bas: Группировка музыкальных инструментов в средние века". Musica Disciplina 8:115–40.
  • Браун, Говард М. Музыка эпохи Возрождения. Энглвудские скалы, Нью-Джерси: Прентис-Холл, 1976. ISBN  0-13-608497-4
  • Дж. Питер Буркхолдер. «Заимствование». Grove Music Интернет. Oxford Music Online, n.d. Проверено 30 сентября 2011 года.
  • Классен, Альбрехт. «Неудержимость секса вчера и сегодня». В Сексуальность в средние века и раннее Новое время, под редакцией Альбрехта Классена, 44–47. Сл .: Вальтер де Грюйтер, 2008. ISBN  9783110209402
  • Эммерсон, Ричард Кеннет и Сандра Клейтон-Эммерсон. Ключевые фигуры средневековой Европы: энциклопедия. [Нью-Йорк?]: Рутледж, 2006. ISBN  978-0415973854
  • Фенлон, Иэн, изд. (1989). Эпоха Возрождения: с 1470-х до конца XVI века.. Человек и музыка. 2. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Prentice Hall. ISBN  978-0-13-773417-7.
  • Фуллер, Ричард. 2010 г. Музыка эпохи Возрождения (1450–1600). GCSE Music Notes, на rpfuller.com (14 января, по состоянию на 14 октября 2014 г.).
  • Глисон, Гарольд и Беккер, Уоррен. Музыка Средневековья и Возрождения (Очерки музыкальной литературы, серия I). Блумингтон, ИН: Frangipani Press, 1986. ISBN  0-89917-034-X
  • Джадд, Кристл Коллинз, изд. Тональные структуры старинной музыки. Нью-Йорк: издательство Garland Publishing, 1998. ISBN  0-8153-2388-3
  • Локвуд, Льюис, Ноэль О’Реган и Джесси Энн Оуэнс. "Палестрина, Джованни Пьерлуиджи да". Grove Music Интернет. Oxford Music Online, n.d. Проверено 30 сентября 2011 года.
  • Монтегю, Джереми. «Инструменты эпохи Возрождения». Оксфордский компаньон музыки, отредактированный Элисон Латам. Оксфордская музыка онлайн. Проверено 30 сентября 2011 года.
  • Манроу, Дэвид. Примечания к записи Дюфай: Мисс "Se la face ay pale". Лондонский консорт старинной музыки. (1974)[требуется полная цитата ]
  • Манроу, Дэвид. Инструменты Средневековья и Возрождения. Лондон: Издательство Оксфордского университета, 1976.
  • OED. "Эпоха Возрождения". Оксфордский словарь английского языка (Интернет-ред.). Издательство Оксфордского университета. (Подписка или членство участвующего учреждения требуется.)
  • Онгаро, Джулио. Музыка эпохи Возрождения. Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press, 2003.
  • Планшар, Алехандро Энрике (2001). "Du Fay [Dufay; Du Fayt], Guillaume". Grove Music Online. Оксфорд, Англия: Oxford University Press. Дои:10.1093 / gmo / 9781561592630.article.08268. (подписка или Членство в публичной библиотеке Великобритании требуется)
  • Прайер А. 1983. "Дюфай". В Новый оксфордский компаньон музыке, под редакцией Арнольда[требуется полная цитата ].
  • Риз, Гюстав (1959). Музыка эпохи Возрождения (переработанная ред.). Нью Йорк, Нью Йорк: W. W. Norton & Company. ISBN  978-0-393-09530-2.
  • Столба, Мари (1990). Развитие западной музыки: история. Dubuque: W.C. Коричневый. ISBN  9780697001825. Леонел Пауэр (ок. 1375–1445) был одним из двух ведущих композиторов английской музыки между 1410 и 1445 годами. Другим был Джон Данстейпл.
  • Странк, Оливер. Источники чтения по истории музыки. Нью-Йорк: W.W. Нортон, 1950.
  • Фонд Орфеон, Вена, Австрия

внешняя ссылка

Современное исполнение